# taz.de -- Künstler Peter Blake über Pop-Art: „Meine Kunst war nie politisch“
       
       > Der britische Künstler Peter Blake ist einer der Begründer der Pop-Art.
       > Auch für ein Beatles-Plattencover ist er mitverantwortlich.
       
 (IMG) Bild: „Alles, was ich mache, ist selbstbestimmt“, sagt Peter Blake. Eingerahmt das Sgt. Pepper’s Cover
       
       taz am wochenende: Herr Blake, wie sind Sie ursprünglich mit Kunst in
       Berührung gekommen? 
       
       Peter Blake: Im Zweiten Weltkrieg wurden wir evakuiert. Ich bin nach dem
       Krieg beim Aufnahmetest am Gymnasium durchgefallen. Es gab aber noch eine
       technische Oberschule, das Gravesend Technical College. Und da mein Vater
       Elektriker war, dachte ich, ich würde seinen Fußstapfen folgen und
       ebenfalls Elektriker oder Maurer werden. Die technische Oberschule hatte
       jedoch einen Kunstzweig. Und beim Aufnahmegespräch durfte ich eine
       Zeichenübung machen, und man nahm mich für den Kunstbereich an. Das war
       also Zufall.
       
       Und wie haben Sie dann [1][später die Pop-Art mit entwickelt?] 
       
       Mein autobiografischer Weg zur Pop-Art war wie folgt: In der Kunstschule
       versuchte ich tagsüber, Kultur, Klassik und Kunst kennenzulernen. Doch am
       Abend war ich vor allem wieder ein Junge aus der Arbeiterklasse. Und der
       ging zum Fußball oder zum Wrestling und hörte Popmusik. An der Uni hatte
       man sich zwischen den „schönen Künsten“ und den angewandten, den
       „kommerziellen Künsten“, zu entscheiden. Ich wollte die schönen Künste
       wählen. Aber meine Lehrer rieten mir dazu, Werbezeichner zu werden, damit
       ich davon auch leben könnte. Als ich mich später am Royal College of Arts
       einschrieb, hatte ich diesen Hintergrund als Werbemaler, mit Kenntnissen in
       Typografie und Lettering. Mein Interesse an Populärkultur sowie meine
       Herkunft aus der Arbeiterklasse haben mich zum Pop-Art-Künstler werden
       lassen.
       
       Was faszinierte Sie an Collagetechniken? 
       
       Ich lernte jemanden kennen, dessen Onkel und Tante mit Kurt Schwitters
       befreundet waren. Er zeigte mir ein paar Werke des früheren Dadaisten
       Schwitters. Damals verstand ich zum ersten Mal, dass man Kunst aus Abfall
       machen kann. Die Idee, dass ein Bild aus einem Holzstück, einem Busticket
       und einem Stück Papier bestehen kann, faszinierte mich. Das war 1954,
       damals machte ich meine erste Collage.
       
       Und diese Technik ließ Sie nie mehr los? 
       
       Ich stelle ja ganz unterschiedliche Collagen her, neue Szenerien aus
       bestehenden Bildern zum Beispiel. Wenn ich ein Gemälde aus dem 19.
       Jahrhundert mit einem Bild von mir selbst kombiniere, ist es so, als ob man
       sich dort trifft und miteinander spricht. Zudem verwende ich oft Abfall.
       Eine Serie, an der ich arbeite, heißt „Memories of Place“. Wenn ich einen
       Tagesausflug mache, etwa in eine Küstenstadt, sammle ich am Strand Dinge
       nach bestimmten Regeln: Ich nehme nur mit, was ich später auch benutze. Der
       Prozess des Sammelns bestimmt so auch die Größe der Collage. Suche ich drei
       Stücke Treibholz aus oder nur eines, oder entscheide ich mich für ein Stück
       Plastikmüll? Das Herstellen von Collagen ähnelt dem Malen von Bildern, auch
       wenn man fertige Materialien und Formen dafür benutzt.
       
       Ihre Werke sind also ein Mix aus Neugier, Kreativität und Zufall? 
       
       Der Zufall lässt einen schließlich zu einer bestimmten Zeit am Strand sein.
       Das ist ein wichtiger Punkt.
       
       Waren Sie denn immer damit zufrieden, ein Pop-Art-Künstler genannt zu
       werden? 
       
       Ja, das habe ich immer akzeptiert. Meine eigene Theorie über die Entstehung
       dieses Begriffs geht auf einen englischen Kritiker zurück, Lawrence
       Alloway. Er war der Mentor einer Gruppe junger Studenten, zu denen auch ich
       gehörte. Bei einem Abendessen mit ihm sprachen wir darüber, was wir gern
       erreichen wollten. Ich sagte: Wenn ich ein Bild mit Elvis Presley mache,
       soll man es genauso wahrnehmen, wie man die Musik von Elvis wahrnehmen
       würde. Ein junger Elvis-Fan würde mein Bild also als Fan lesen. Lawrence
       sagte: Sozusagen als Pop-Art! Außerdem wollte ich, dass meine Kunst
       „populistisch“ im besten Sinne des Wortes ist. Menschen wie ich, aus der
       Arbeiterklasse, sollten sie verstehen und genießen, was ich tue. Und das
       dritte Element war, dass mich Populärkultur faszinierte.
       
       Sie haben also Bilder von Marilyn Monroe genommen, weil sie so bekannt war? 
       
       Sie war das größte Idol, das es gab, genauso wie Elvis für die Musik. Von
       anderen wie Kim Novak war ich einfach Fan, darum integrierte ich sie in
       meine Bilder.
       
       Bis heute entwerfen Sie „Hommagen“ an Künstler wie Kurt Schwitters, Robert
       Rauschenberg oder auc h Damien Hirst, warum? 
       
       Ich wurde von Robert Rauschenberg und Jasper Johns beeinflusst, die Anfang
       der 1950er in den USA Pop-Art machten. Später gab es Andy Warhol, Tom
       Wesselmann, Roy Lichtenstein – das war aber schon die zweite Welle. Auch in
       Großbritannien gab es eine zweite Welle, mit David Hockney, Derek Boshier
       und Pauline Boty. Diese zweite Generation hat mich nicht mehr beeinflusst.
       Ich habe zum Beispiel noch vor Andy Warhol eine dreidimensionale Box
       gemacht, die leider verloren gegangen ist. Aber ich habe schon damals jede
       Menge Anleihen beim Comic in meine Arbeiten integriert, die Justice Leage
       beispielsweise, oder Superman.
       
       Können wir auch ganz kurz [2][über das Sgt.-Pepper-Cover reden?]
       
       Wenn es sein muss … Die Beatles sah ich zum ersten Mal 1963, als sie als
       Vorband für Billy Fury auftraten, bei einer Probe für eine Fernsehshow. Sie
       spielten nur einen Song. Ich saß allein im leeren Zuschauerraum, nach der
       Probe setzten sie sich zufällig neben mich, um Interviews zu geben. So
       lernten wir uns kennen – aber sie wussten schon, dass ich Künstler war.
       
       Wie stark war die [3][Verbindung der Beatles zu Kunst?]
       
       Es gab jede Menge Verbindungen zwischen der Musik- und der Kunstszene.
       Damals hatte fast jede Beatband einen Kunststudenten – John Lennon bei den
       Beatles, Pete Townshend bei The Who. John und Paul interessierten sich
       beide immer sehr für Kunst. Sie suchten zusammen die Sgt.-Pepper-Figuren
       aus. Paul hat auch eine fantastische Kunstsammlung. Er ließ sich von dem
       Kunsthändler Robert Frasier beraten.
       
       Muss Kunst politisch sein? 
       
       Nein, mein Motto war immer, die Politik aus der Kunst herauszuhalten, weil
       sie sonst langweilig wird. Meine Kunst war noch nie politisch.
       
       Aber sie beschreibt schon einen gesellschaftlichen Zustand, indem sie zum
       Beispiel Ikonen einer bestimmten Zeit integriert …? 
       
       Ja, es gibt bestimmt einen Platz für Politik in der Kunst, aber mich
       interessiert Politik nicht.
       
       Trennen Sie zwischen Person und Werk – etwa wenn einem Künstler
       Missbrauchsvorwürfe gemacht werden? 
       
       Wie bei dem Künstler Rolf Harris zum Beispiel? Ich musste das
       glücklicherweise noch nie tun. Ich glaube aber, wenn so etwas herauskommt,
       ändert das Ihre Einstellung zu dem Künstler – nicht aber zu seiner Kunst.
       
       Würden Sie die Kunst eines solchen Künstlers noch schätzen können? 
       
       Es käme drauf an. Jemand wie Picasso, der Frauen unmöglich behandelt hat,
       ist darum kein schlechterer Künstler. Ich verurteile, was er tat – aber es
       mindert ihn nicht als Künstler.
       
       Sie haben vor einigen Jahren Stoffe für Stella McCartney designt – wie viel
       künstlerische Freiheit hat sie Ihnen dabei gelassen? 
       
       Alles, was ich mache, ist selbstbestimmt. Aber ich habe mich beraten
       lassen, und sie wusste ja, wieso sie mich gefragt hat. Ich würde also nicht
       gegen sie arbeiten, sondern mit ihr.
       
       Welche Ausstellung haben Sie selbst als letzte gesehen? 
       
       In der National Gallery habe ich vor zwei Wochen, interessanterweise kam
       das wieder über Paul [McCartney], eine Privatbegehung von Edward Landseer
       mitgemacht, der „The Monarch of the Glen“ gemalt hat, diesen großen Hirsch.
       Die Geschichte dahinter ist, dass Paul 1964 schon mal ein Bild von mir
       haben wollte. Wir redeten über Inhalte, und ich fragte ihn, was auf seinem
       letzten gekauften Bild zu sehen ist. Er sagte „The Mull of Kintyre“, ein
       Bild mit Vieh im schottischem Hochland. Ich sagte: Dann mal ich dir am
       besten einen hübschen Hirsch, der dazu passt.
       
       10 Feb 2019
       
       ## LINKS
       
 (DIR) [1] /Ausstellung-Real-Pop-19601985/!5558014
 (DIR) [2] /Jubilaeum-des-Beatles-Albums-Sgt-Pepper/!5409394
 (DIR) [3] /Ausstellung-zu-Plattencover-in-Berlin/!5537939
       
       ## AUTOREN
       
 (DIR) Jenni Zylka
       
       ## TAGS
       
 (DIR) Politische Kunst
 (DIR) Lesestück Interview
 (DIR) The Beatles
 (DIR) Pop Art
 (DIR) Kunst
 (DIR) Pop Art
 (DIR) Andy Warhol
 (DIR) Pop Art
 (DIR) Popkultur
       
       ## ARTIKEL ZUM THEMA
       
 (DIR) Kunstinstallation in Hamburg: Die Flagge brennt
       
       Auf Hamburgs Rathausmarkt brennt eine Rauchflagge auf LED-Leindwand.
       Künstler John Gerrard will auf den Kohlendioxidausstoß aufmerksam machen.
       
 (DIR) Comicwerk über Andy Warhol: Sphinx mit weißer Perücke
       
       Die Geburt der Pop-Art: Der Zeichner Typex hat das bewegte Leben Andy
       Warhols in einen zehnbändigen Comic gepackt.
       
 (DIR) Ausstellung „Real Pop 1960–1985“: Jenseits des Kunstmarkts
       
       Die Ausstellung „Real Pop 1960–1985“ gibt Anlass, sich darüber Gedanken zu
       machen, wie in der Kunst Status und Bedeutung zugeschrieben werden.
       
 (DIR) Ausstellung zu Plattencover in Berlin: Wie eine Milchkuh Popstar wurde
       
       Pink Floyd, Yes und XTC: Die Albumcover der Designer Hipgnosis sind
       legendär. Eine Schau der Berliner Browse Gallery beweist das eindrucksvoll.