# taz.de -- Nicolas Poussins Selbstporträt: Der Schatten der Existenz
       
       > Die Schwelle zwischen Drinnen und Draußen, Fiktion und Wirklichkeit: An
       > Nicolas Poussins Selbstporträt kann man sehen, was die moderne Kunst
       > antreibt.
       
 (IMG) Bild: Nicolas Poussins erstes Selbstporträt von 1649 (Ausschnitt) hängt in der Berliner Gemäldegalerie.
       
       Nicolas Poussin hat in seinem Leben nur zwei Selbstporträts gemalt. Das
       „Selbstporträt I“, das in der Berliner Gemäldegalerie hängt, hat der
       französische Barockkünstler im Jahr 1649 gemalt. Es steht im Schatten des
       berühmteren, ein Jahr später entstandenen „Selbstporträt II“, das im
       Pariser Louvre zu sehen ist. Das zweite Selbstbild ist dem ersten sehr
       ähnlich, aber von höherer Zeichendichte: Es enthält rätselhafte
       Bildelemente, die seit der Entstehung es Bilds viele Interpretationen
       provoziert haben.
       
       Sein erstes Selbstporträt zeigt Poussin vor einem Stein, der von zwei
       schlafenden Putten gerahmt wird. Eine Inschrift listet Poussins Biografie
       auf: Name, Herkunft, Status, das aktuelle Datum und sein Alter.
       Kunsthistoriker haben darauf hingewiesen, dass diese Inschrift fast
       identisch ist mit einem Epitaph, der sich auf dem Grabstein seines Freunds,
       des flämischen Bildhauers Francois Duquesnoy in Rom findet, wo Poussin
       viele Jahre lang gelebt und gearbeitet hatte. Im Bild repräsentiert die
       Verbindung von Epitaph und porträtierter Figur die Vergänglichkeit der
       Malerei und des Lebens gleichermaßen.
       
       Poussin platzierte seinen Kopf an diejenige Stelle des Grabsteins, an der
       man das Porträt des Verstorbenen sehen würde. Aber Poussin ist noch
       lebendig und wendet sich den Betrachtern zu. Der Blick ist noch auf sie
       gerichtet, aber scheint schon weiter in die Ferne zu schweifen. In seinen
       locker verschränkten Händen hält er einen Stift und ein Buch mit dem Titel
       „Licht und Farbe“.
       
       Dieses Buch hat der Maler, der auch als Intellektueller, Forscher und
       Dichter bekannt war, nie geschrieben. Es verweist aber auf das Interesse
       des Malers an der Theorie der Farben, der Wissenschaft der Optik und an der
       rationalen Begründung der Malerei. Poussin stellte sich das Auge des Malers
       wie eine Art von Kamera vor. Für die Figuren, die er malen wollte, hatte er
       eine Modellbühne gebaut.
       
       Seine erstes Selbstporträt zeigt eine Geste der Melancholie und erfasst das
       kontemplative Naturell des Malers, das auch diesem Gemälde zu seiner
       Existenz verhalf. Anders als im zweiten Selbstporträt, auf dem Maler sich
       frontaler und strenger präsentierte, strahlen hier die Augen. Ein leises
       Lächeln des Einverstandenseins mit der Welt kann von seinen Lippen gelesen
       werden.
       
       ## Macht der Malerei
       
       Poussin verachtete Caravaggio. Dieser, so lautete ein berühmt gewordener
       Spruch Poussins, sei in die Welt gekommen, „um die Malerei zu zerstören“.
       Poussin, der sechzehn war, als Caravaggio starb, versuchte die Werte der
       Renaissance wiederzubeleben, die Leon Battista Alberti zweihundert Jahre
       zuvor in seinem Traktat „Della Pittura“ über den Ausdruck der
       Leidenschaften und Gefühle durch Gesten formuliert hatte.
       
       Alberti hatte die klassische Optik und die Perspektive als geometrisches
       Instrument zu Grundlagen der künstlerische Repräsentation erklärt. Er
       bewertete die Macht der Malerei höher als die der Freundschaft, weil sie
       abwesende Personen nicht nur gegenwärtig erscheinen lässt, sondern sogar
       den Nachgeborenen diejenigen vor Augen führt, die gestorben sind.
       
       Die Betrachter der Toten erfreuen sich an ihrem Bild und bewundern die
       Fähigkeiten der Maler. Poussins Bild stellt einmal mehr die Frage der
       Porträtmalerei: Lässt das Porträt die reale Abwesenheit der abgebildeten
       Person vergessen? Oder erinnert sie uns an eben diese Abwesenheit?
       
       ## Spiegelbild im Wasser
       
       In seinem Handbuch erwähnt Alberti zwei verschiedene Ursprünge der Malerei.
       Einer davon wird in der Mythologie als der Moment beschrieben, in dem
       Narziss sein Spiegelbild im Wasser entdeckt. Alberti verstand die Malerei
       als die Kunst, dieses Spiegelbild im Wasser einzufangen. Die andere Quelle
       der Malerei erkannte Alberti in der Geschichte der Frau, die mit ihrer Hand
       den Schatten ihres Liebhabers an der Wand nachzeichnet.
       
       Beide Aspekte finden sich in Poussins Selbstporträts – das Gemälde als
       Schatten von Existenz und Erscheinung und als Vehikel, die Erinnerung an
       das Bild des Liebhabers festzuhalten.
       
       ## Eine Handvoll Staub
       
       Die Inschrift über der Figur und der Titel des Buchs in ihrer Hand auf
       Poussins Selbstporträt weisen auf das Konkurrenzverhältnis zwischen den
       Medien hin. Poussins Zeitgenossen waren sich darüber einig, dass die Werke
       der bildenden Kunst vergänglich seien, während Texte längere Zeiträume
       überdauern könnten. Als ihn ein Fremder fragte, wo man in Rom Antiquitäten
       kaufen könne, hob Poussin eine Handvoll Staub auf und sagte: „Lassen Sie
       mich Ihnen die schönste Antiquität geben, die Sie sich wünschen könnten.“
       
       Von den sechs Gemälden Poussins in der Gemäldegalerie, die allesamt
       restauriert werden müssten, scheint sein Selbstbildnis im schlechtesten
       Zustand zu sein. Der dunkle Stein ist nur noch sehr schlecht zu erkennen
       und unterscheidet sich kaum noch vom Gesicht und seinem Blick. Das Bild hat
       eine beinah monochromatische Oberfläche angenommen, und die Verglasung
       reflektiert grünliches Neonlicht, was eine Betrachtung aus der Nähe
       unmöglich macht.
       
       Das ist besonders schmerzlich, weil so die Distanz verloren geht, die
       Poussin zwischen seinem Bild und dem Betrachter schaffen wollte. Poussins
       Bilder sind verschlüsselt und wollen interpretiert werden. Sie zeigen
       mythologische und biblische Motive, die allegorisch gelesen werden sollen.
       Aber nicht nur der Betrachter soll vom Bild distanziert werden, auch der
       Poussin selbst hielt kühlen Abstand zum eigenen Werk. Diese
       Distanzierungen, die dem Gemälde eigen sind, könnte kein technischer
       Apparat, auch kein Device der Gegenwart, besser herstellen.
       
       ## Zugleich jeder und keiner
       
       Poussin wandte sich gegen die Theatralisierung der Kunst und der Welt, die
       in Rom um 1630 einzusetzen begann. Jetzt konnten viel mehr Menschen
       Kunstwerke sehen und sie kannten sich auch viel besser mit Kunst aus. Die
       neuen Betrachter wussten das und standen für Poussins Begriffe daher zu
       selbstzufrieden vor den Bildern, wie Marc Fumaroli analysiert hat: „Der
       gebildete Betrachter hatte einen Schatten, und das war kurz gesagt sein
       eigener.“
       
       In den Gemälden Caravaggios und seiner Jünger finden wir Figuren, die offen
       den Betrachter adressieren, doch Poussin war eben diese direkte Verbindung
       suspekt. In seinen Bildern scheinen die Figuren in sich gekehrt zu sein,
       sie scheinen die Existenz eines Betrachters, der zugleich jeder und keiner
       ist, nicht zu bemerken. Was der Philosoph Diderot im 18. Jahrhundert als
       Tableau bezeichnete, waren Bilder, die den Effekt hatten, den Betrachter
       vom Drama abzuschotten, das sich auf ihnen abspielte.
       
       ## Es gibt ein Außerhalb
       
       Das Galeriebild, das wir seit dem frühen Barock kennen, zeigt sich als frei
       hängende, rechteckige Konstruktion eines Bilds. Zugleich beruht es auf
       einer zwar monokularen, also einäugigen Perspektive, was ein in sich
       geschlossenes bildliches Universum erzeugt, das aber zugleich durch den
       Rahmen begrenzt wird. Diese Form des Bilds ist also von einem Widerspruch
       geprägt: Die durch den Rahmen vorgegebenen Grenzen des Bilds implizieren
       ein Äußeres, welches das Bild selbst ignoriert.
       
       Dieses Außerhalb des Bildes gibt es aber. Es beeinflusst das Bild und
       verlangt nach Gewicht. Das Weiterexistieren des Rests der Welt außerhalb
       des Bildes ist im Bild nicht zu sehen, ist aber insofern präsent, als
       dieser Rest ebenfalls gesehen werden will. Diese Grenze oder Schwelle
       zwischen Drinnen und Draußen, Fiktion und Wirklichkeit, Einzelbild und
       Kontinuum der Welt, die den Betrachter aus dem Bild drängt, war eine der
       wesentlichen Energiequellen der westlichen Kunst bis heute.
       
       17 Apr 2018
       
       ## AUTOREN
       
 (DIR) Tal Sterngast
       
       ## TAGS
       
 (DIR) Serie „Alte Meister“
 (DIR) Moderne Kunst
 (DIR) Malerei
 (DIR) Serie „Alte Meister“
 (DIR) Serie „Alte Meister“
 (DIR) Serie „Alte Meister“
 (DIR) Kunst
 (DIR) Kunst
 (DIR) Malerei
       
       ## ARTIKEL ZUM THEMA
       
 (DIR) Sex, Lügen und ein Bild​ von Rembrandt: Die Verschwörung der Malerei
       
       Von einer Lüge, vom Akt des Verbergens und von der Malerei selbst erzählt
       uns Rembrandts Bild „Joseph und die Frau des Potiphar“.
       
 (DIR) Sexualisierte Gewalt bei Alten Meistern: Susanna und die beiden Alten
       
       Die biblische Geschichte von Susanna handelt von sexueller Belästigung und
       Rufmord. Rembrandts Version wurde von einem Fan übermalt.
       
 (DIR) Ludovico Carraccis „Zwei Schachspieler“: Ein Hund, der in die Zukunft schaut
       
       Ludovico Carraccis Gemälde „Zwei Schachspieler“ in der Berliner
       Gemäldegalerie zeigt drei Figuren. Die dritte ist das Bindeglied zur
       Moderne: ein Hund.
       
 (DIR) Umstrittenes Gemälde „Amor als Sieger“: Das Museum als Safe Space
       
       Die Form eines Gemäldes ist sein Inhalt. Sollte man Caravaggios
       Knabenporträt „Amor als Sieger“ gegen moralische Angriffe verteidigen?
       
 (DIR) Das Diptychon von Melun: Blicke, die sich nicht treffen
       
       Eine Mätresse als Vorbild für die Mutter Gottes: Der französische Hofmaler
       Jean Fouquet, das moderne Museum und der Hass auf Kunst.
       
 (DIR) Serie „Alte Meister“: Die Kreativität der Frauen
       
       Élisabeth Vigée-Lebrun war Porträtmalerin, als es kaum malende Frauen gab.
       In der Gemäldegalerie Berlin ist nun ihr „Genius des Ruhmes“ zu sehen.